lunes, 18 de mayo de 2009

ENSAYO FINAL: LA CONTROVERSIA EN LA MÚSICA

Existen varias funciones dentro del mundo de la música, una de ellas es transmitir un mensaje. En el transcurso de este ensayo analizaré cuatro canciones de distintos artistas desde un punto de vista sociológico.

Comenzaré con la canción Mujer contra mujer del grupo español Mecano. Mecano fue un grupo de música pop activo entre 1981 y 1992, aunque tuvieron una fugaz reaparición en 1998, tras seis años de silencio; una reaparición que duró apenas ocho meses a partir de la edición de un doble disco recopilatorio que incluía siete nuevos temas grabados para la ocasión. El grupo estaba compuesto por Ana Torroja (voz) y los hermanos Nacho (programación, guitarras, teclados y voces) y José María Cano (guitarras, teclados y voces). Fuera del grupo, pero parte integrante de la banda, tanto para las sesiones de estudio como para los directos, estuvieron grandes músicos entre bajistas y bateristas entre los que destacan Arturo Terriza, Manolo Aguilar, Nacho Mañó, Javier Quílez y los baterías Ángel Celada y Óscar Astruga. Los tres se conocieron de jóvenes e iniciaron su carrera musical en el concurso de televisión “Gente joven”, en seguida comenzaron a tocar en distintos locales y consiguieron un contrato con la CBS. Mecano ha vendido hasta la fecha más de veinticinco millones de discos en todo el mundo, alcanzando un éxito sin precedentes en países como España, México, Colombia, Venezuela o Chile. Está considerado uno de los grupos más importantes e influyentes de la historia del pop y del rock en español, de tal suerte que sus conciertos en vivo siguen siendo uno de los acontecimientos musicales de mayor extensión en la memoria musical española. Gracias a las adaptaciones de algunos de sus temas a otros idiomas llegaron a obtener una gran repercusión en países de habla no hispana como Italia y Francia, especialmente en los países francófonos de Europa donde la versión francesa de Mujer contra mujer continúa siendo la canción extranjera que más semanas ha estado en el Número Uno en las listas galas de grandes éxitos. La canción forma parte de su quinto álbum, Descanso dominical, publicado el 24 de mayo de 1988, con el cual Mecano alcanza un éxito aún mayor que con su anterior trabajo, batiendo récords de ventas, con 1.300.000 copias vendidas sólo en España, hasta ahora el disco más vendido por un grupo en el país. En Francia, «Une femme avec une femme», versión francesa de la canción, sigue siendo la canción extranjera que más tiempo ha estado en el Nº1 de las listas de ventas. También en Sudamérica tienen un éxito notable. A raíz de la publicación de Descanso Dominical, el grupo realiza dos giras. La primera, entre junio de 1988 y enero de 1989, con más de treinta directos en España, les lleva también a Australia, México y Venezuela. El repertorio abarca la práctica totalidad de temas del último álbum junto con éxitos anteriores, siendo el tema estrella el éxito Mujer contra mujer. El impacto social que provocó Mecano en aquella época les lleva a ser calificados en un reportaje que les dedica el programa de Televisión Española Informe Semanal como «un fenómeno sociológico dentro de la música pop española». Entre 1987 y 1992, el grupo vendería siete millones de álbumes fuera de España. El 26 de octubre de 1989, la Sociedad General de Autores de España (SGAE), les entrega ante los medios de comunicación el primer certificado que expide en España por la venta de más de 1.000.000 de copias de un sólo álbum (Descanso dominical). Además, el grupo logra dos menciones en el Libro Guinness de los récords: como el grupo más vendedor de discos en el mercado español) y como el grupo musical que más semanas se mantuvo en las listas de los ránkings, con un total de 83. También entran en la prestigiosa Latin Billboard, alcanzando el segundo puesto.

Mujer contra mujer, trata abiertamente el tema de la homosexualidad femenina. Fue compuesta y producida por José María Cano en 1986 y publicada dos años más tarde por Mecano en el disco Descanso Dominical (tercer single de este álbum por orden de publicación). Es una de las canciones más trascendentales del pop en español. Se trata de la primera canción que, hablando abiertamente de la homosexualidad, tuvo un éxito arrollador en todos los países en los que se publicó, alcanzando el número uno en España y en prácticamente todos los países de Latinoamérica, principalmente en Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Nicaragua. En los cuatro primeros países, donde en aquella época la homosexualidad estuvo penada en sus respectivos códigos penales, y en la última, donde aún en 2008 se mantenía como delito esta orientación sexual, en el artículo 204 del Código Penal de Nicaragua. Sin embargo en el nuevo código penal del año 2008 quedó excluido ese artículo. El tema tuvo también que pasar por la criba de la censur,, ya que en países como México la canción en un principio fue vetada, pero el éxito del tema les obligó a levantar dicho veto. Artistas como Sandra Mihanovich, Celeste Carballo, Laura Branigan, y Fey han incluido esta canción en sus discos. Desde el primer día de su lanzamiento, causó polémica y la Iglesia Católica amenazó con excomulgar a los integrantes del trío por tratar un tema que consideraba inmoral. También el videoclip de la canción, realizado en 1989, tuvo problemas de censura: en República Dominicana fue vetado de acuerdo a las leyes del espectáculo, que prohíben los vídeos musicales relacionados con la homosexualidad o la bisexualidad. No obstante, también fue un éxito, reclamado por los televidentes en la mayoría de países de América Latina. Los integrantes del grupo, ante amenazas y censuras, hicieron pública su posición y se defendieron y afirmaron que el caso de las lesbianas es tal como es, sin pelos en la lengua. A pesar de la controversia, ha tenido mucho éxito. La intención de esta canción es superar y eliminar la homofobia, lo que ocurre principalmente en los países de Latinoamérica y aceptar tal como son las personas por su orientación sexual. La letra de la canción, según interpretaciones, es transmitir también la reflexión y comprensión sin discriminación alguna. Esta canción no sólo pide comprensión a la homosexualidad sino que marca el gran avance de España. España tuvo un cambio impresionante, de ser la dictadura franquista en donde se vetaba la música de Serrat y este se refugiaba en México, pasó a ser una España moderna, abierta, liberal y tolerante. Tiene un gran peso sociológico sobre todo porque la canción es en español. Si en España causó polémica, que es un país liberal, el efecto en los países sudamericanos más conservadores y menos desarrollados, fue un escándalo. Es importante aceptar a la gente como lo es, una de las partes de la canción que mas tiene razón es cuando una de las lesbianas opina que no está bien, y la otra le contesta, ¿qué se le va a hacer? La gente puede cambiar, pero hay algunas cosas que no podemos evitar de nuestra personalidad. Si naces homosexual así es la cosa, no puedes elegir dejar de ser homosexual, y el resto de nosotros debemos aceptarlos y no juzgarlos. Si ya de por sí es difícil ser diferente a los demás, es pero si te ven como un “bicho raro”. En la canción podemos apreciar la distintiva voz de Ana Torroja en conjunto con el piano, batería, e instrumentos de cuerdas. En seguida despliego la letra de la canción con algunos comentarios:


Nada tienen de especialdos mujeres que se dan la mano La canción comienza firmemente con su objetivo, que los homosexuales no tienen nada de raro ni de especial. Pero también al escuchar la canción pensamos que es algo normal que dos amigas se den la mano, no nos hace pensar en algo más.
el matiz viene después
cuando lo hacen por debajo del mantel En esta parte ya cambia el aspecto de darse la mano, si cambia el matiz, es porque no es solo una amistad. Y que sea debajo del mantel es una manera de expresar lo escondido que estaba en esa época al homosexualidad.
Luego a solas sin nada que perder
tras las manos va el resto de la piel Con esta frase entendemos que la relación no se queda en dar la mano, nada más sino en algo carnal.
un amor por ocultar Ocultarlo de la sociedad, del trabajo, de la familia, de todo el mundo. aunque en cueros no hay donde esconderlo A veces se usa la expresión “al desnudo” para explicar que es la verdad, que no hay mentiras. Y esta frase yo no la tomo tanto con un enfoque sexual sino con un enfoque de que en el fondo, en la realidad, la verdad, no pueden esconder su homosexualidad. Y no sólo su homosexualidad, sino que la canción trata la historia no sólo como dos mujeres que les gustan las mujeres, sino dos mujeres ENAMORADAS. Y el amor, tampoco se p0uede esconder.
lo disfrazan de amistad
cuando salen a pasear por la ciudad. Otra vez se habla de la poca aceptación de la sociedad y de la represión que sufren los homosexuales.
Una opina que aquello no está bien Tiene razón, es un error de la naturaleza
la otra opina que que se le va a hacer Y aquí se rectifica que aunque el resto del mundo funcione diferente, ellas no pueden hacer nada para evitar ser homosexuales y evitar sentir amor por la otra.
y lo que opinen los demás esta de más La opinión del resto de la gente no nos debe afectar, sobre todo cuando se trata de nuestra felicidad.
Quien detiene palomas al vuelo
volando a ras del suelo Por más poco aceptado que sea, por mas discriminación que se haga, no podemos evitar la homosexualidad, y lo comparan con evitar que las palomas vuelen.
mujer contra mujer
No estoy yo por la labor
de tirarles la primera piedra Expresa que no somos nadie para juzgar la homosexualidad.
si equivoco la ocasión
y las hallo labio a labio en el salón Supone que algún día las interrumpe en pleno romance.
ni siquiera me atrevería a toser
si no gusto ya se lo que hay que hacer Si tú eres heterosexual y no te gusta la homosexualidad, si no la entiendes porque no eres así, no puedes hacer nada más que aceptar y tolerar.
que con mis piedras hacen ellas su pared. Es una manera de apoyar a la gente que sufre, que con el daño sólo te cuelvas más fuerte.
Quien detiene palomas al vuelo La canción es un llamado a la tolerancia y a la aceptación, muchas líneas se pueden aplicar a otras situaciones. Pero en esta canción en especial se hizo a la homosexualidad. Ya que actualmente es difícil salir del closet y vivir abiertamente como homosexual. Cuando fue escrita esta canción la situación era todavía más difícil, por lo que creó conciencia en la gente, y tal vez un poco de consuelo a las parejas homosexuales.
volando a ras del suelo
mujer contra mujer
Una opina que aquello no esta bien
la otra opina que que se le va a hacer
y lo que opinen los demás esta de más
quien detiene palomas al vuelo
volando a ras del suelo
mujer contra mujer oooooooooo





Seguiré con la canción Si el norte fuera el sur de Ricardo Arjona. Edgar Ricardo Arjona Morales es su nombre completo. Nació en Guatemala en 1964. A los 21 años grabó su primer disco, Déjame decir que te amo, el cual no fue de su agrado y se mantuvo alejado de la música profesional durante cinco años. Retomó la música y lanzó su segundo disco, Jesús, verbo no sustantivo, el cual fue un gran éxito en algunos países centroamericanos. Después decide viajar a Buenos Aires, en donde estuvo desde 1986 hasta 1988. Se ganaba la vida cantando sus propios temas e incluso algunos tangos en la calle y en algún bar. Él cantautor dice que todo esto fue, “para poder poner los pies sobre la tierra nuevamente”, ya que la fama lo había elevado tanto, que se había perdido. En 1988 Arjona representó a Guatemala en el festival OTI. Entre 1989 y 1991 se dedicó a componer canciones para otros artistas. Fue en 1992 y 1993 cuando hizo un nuevo disco que lo llevó otra vez a la fama: Animal Nocturno. Así fue avanzando con discos como Historias, Si el norte fuera el sur, Sin daños a terceros, Adentro entre otros que lo llevaron a alcanzar su actual fama internacional. Estuvo casado con Leslie Torres y tuvieron dos hijos: Adria y Ricardo. En el 2002 se separaron, hubo rumores que Arjona abusaba físicamente de su esposa. Ha recibido varios premios y condecoraciones tanto locales como internacionales, además de que la mayoría de sus discos alcanzan grandes ventas, en 2006 recibió un reconocimiento por haber vendido 12 millones de ejemplares. Por ejemplo en Estados Unidos y en Argentina el cantante alcanzó el disco de oro por la canción Mujeres. Sus giras son muy grandes, visita numerables países y ha participado en muchos festivales.

Si el norte fuera el sur es un single de su disco Si el norte fuera el sur. Trata de cómo sería si América Latina tomara el lugar de Estados Unidos. Habla de varios problemas en Latinoamérica como la venta de droga, los indocumentados, entre otros problemas y burlas. Esta canción fue grabada en el año 1996 con Sony Musica Entertainment de Mexico, S.A. de C.V., tanto la música como la letra fueron compuestas por Ricardo Arjona. El disco Si el norte fuera el sus, obtuvo 16 discos de platino y uno de diamante. Es una de sus canciones más populares. Yo he ido a cuatro presentaciones del cantautor, su gira Galería Caribe en la Plaza de Toros México, un año después volvió con la misma gira al Auditorio Nacional, cuando fue invitado especial al programa de televisión Otro Rollo y cantó algunas canciones para el auditorio presente, en el Auditorio Coca Cola de Monterrey con su gira Adentro, y todas estas veces a cantado Si el norte fuera el sur. Ricardo Arjona tiene mucho carisma, al cantar tiene su propio estilo, también platica mucho en sus presentaciones y comparte con el público sus sentimientos. Ricardo Arjona ha vivido una gran parte de su vida en México y actualmente vive en Miami, no me queda la menor duda que puede hablar inglés con un buen acento. Pero en sus canciones a propósito dice los nombres y las palabras en inglés con acento hispano. Yo creo que es un símbolo de que recuerda su verdadera identidad latina.
En la canción Si el norte fuera el sur, podemos escuchar la voz de Ricardo Arjona y un coro de mujeres, dependiendo el disco que tiene muchos en vivo y algunos de recopilaciones, una mujer canta con él en algunas partes de la canción. Escuchamos guitarra acústica, guitarra y bajo eléctrico, batería, teclado, y un saxofón. Enseguida haré un análisis de la letra:





El norte sus McDonald's, basketball y Rock'N Roll Esta parte es una crítica a la comida rápida, al imperio del baloncesto que tiene Estados Unidos con su Dream Team y a la falta de música tradicional que tienen, al contrario de América Latina con su riqueza cultural en cuanto a comida y música.
Sus topless, sus Madonas y el abdomen de Stallone Critica a Hollywood.
Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado Resalta la importancia que le ha dado la industria a la belleza física y hace referencia a las famosas Superstores como Wal Mart, ya que han dejado de existir las tienditas de la esquina o las misceláneas.
Tienen todo pero nada lo han pagado. En una frase logra explicar la crisis financiera, parte de la gran calidad de vida que tiene los estadounidense es la oportunidad de comprar casas, coches, en fin todo a plazos. Esto resulta una ventaja, pero al fin del día tienes muchas deudas.
Con 18 eres un niño para un trago en algún bar
Pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar En estas dos líneas expresa algo totalmente cierto. Primero marca la diferencia de lo relajado que es la situación del alcohol en países latinoamericanos y lo exagerados que son los estadounidenses, que hasta a mi padre que va a cumplir los sesenta años le han pedido mostrar identificación para beber una copa de vino en un restaurante. Y los critica también porque el gobierno es muy estricto para que los menores de 21 años ingieran alcohol ya que no son lo suficientemente responsables, pero para mandar a sus guerras la edad no es un impedimento y cualquier hombre mayor de 18 años es apto para ir a la guerra. Es una crítica también a la guerra ya que no es considerada una responsabilidad tomar una vida humana sino solamente ganar la guerra.
Viva Vietnam y que viva Forest Gump
Viva Wall Street y que viva Donald Trump
Viva el Seven Eleven. Se burla de la guerra, de Hollywood, la bolsa, la gran economía y las tiendas masivas de autoservicio.
Polvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos Es importante fijarse en la fecha de la canción ya que antes el consumo de la droga no era un problema en México y actualmente, 13 años más tarde ya es un problema en nuestro país.
Viajan con marihuana para entender la situación Pero aún hoy, hay mucho más consumo en Estados Unidos, y consumir es más aceptado entre los jóvenes. Mientras que en México todavía no es tan abierta la situación.
De este juez del planeta que lanza una invitación
Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Estas líneas creo que cada quien las puede interpretar a su gusto, para mi refleja la cantidad creciente de divorcios y de las money diggers que abusan de los divorcios para beneficiarse económicamente.
Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Quiere decir que Estados Unidos tiene una gran influencia en los países latinoamericanos, sobre todo en México. Y poco a poco hacemos aun lado nuestra propia cultura y adoptamos lo estadounidense.
Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Llama a la libertad una ramera porque una ramera no hace nada si no consigue nada a cambio, y los países latinoamericanos tienen una libertad limitada por la gran presión de Estados Unidos.
Y si la deuda externa nos robó la primavera Dice que la deuda externa se ha robado el sol, las flores, lo bonito, porque uno de los problemas que siempre ha tenido México es su deuda externa, a quien? A Estados Unidos.
Al diablo la geografía se acabaron las fronteras....
Si el norte fuera el sur serían los Sioux los marginados En esta parte de la canción, Arjona juega intercambiando los roles del norte y del sur. En esta línea se refiera a que los indígenas pobre serían los indígenas estadounidenses.
Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado Se burla que todo mundo quiere ser alto y güero, podrá parecer mentira pero por ejemplo en Monterrey la mayoría de las chicas se pintan el pelo de güero, en mi grupo de 11 amigas somos solo 3 las que no nos pintamos el pelo de güero. Marcos sería el Rambo mexicano El comandante de los Zapatistas sería un actor, sólo sería una película.
Y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos La famosa modelo sería una indígena que lucha por los derechos.
Reagan sería Somoza El presidente liberal sería un dictador nicaragüense.
Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street Aquí utiliza un juego de palabras con correr bolsas y ser un atleta, profesión que se ha vuelto de moda en Estados Unidos.
Y el Ché haría hamburguesas al estilo Double Meat Un revolucionario argentino haciendo comida estadounidense. Los yankees de mojados a Tijuana Los indocumentados serían al revés.
Y las balsas de Miami a la Habana,
si el norte fuera el sur. El país de la libertad sería Cuba.
Seríamos igual o tal vez un poco peor Lo que logra con este juego de personajes y que menciona en esta frase, es que todo sería lo mismo. Lo único que cambia es la geografía, como dice en el estribillo. Da lo mismo quien sería el marginado, o a donde se cruzan las personas, o en donde hay dictadura. Lo importante es que existe y que lo aceptemos.
Con las Malvinas por Groenlandia
Y en Guatemala un Disneylandia
Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto
Ahí les va el 187, fuera a los yankees por decreto. En estas líneas sigue jugando con el intercambio de personas y de lugares, como un Disneylandia en Guatemala, pero al fin del día seguiría habiendo un Disneylandia.
Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera Yo creo que Monterrey por estar tan cerca de Estados Unidos es un ejemplo de la gran influencia estadounidense. Como mencioné anteriormente, las güeras, los Applebees, los Chillis, los casinos, la cantidad de Oxxos, y Seven Eleven, el imperio de Starbucks que arrasó con los otros cafés y apenas ahora abren un Café Punta del Cielo (solo hay café mexicano). La mayoría de los regios no conocen la Ciudad de México, su capital, su ciudad de historia, pero claro que conocen el Estado de Texas completo.
Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera
Y si la deuda externa nos robó la primavera
Al diablo la geografía se acabaron las fronteras.... (Se repite 2 veces)
Si el norte fuera el sur, sería la misma porquería
Yo cantaría un Rap y esta canción no existiría. Con esta frase recalca que hay que aceptar nuestras raíces y nuestra cultura porque así es, porque no va a cambiar y porque hay que disfrutar los frutos de nuestras culturas, como él se hace referencia a que su música no existiría y no la podríamos disfrutar.


Ahora continuaré con la canción Lo que no se quiere se mata de Shakira. Shakira Isabel Mebarak Ripio nació en Colombia en 1977, en Barranquilla. A la edad de ocho años ya escribía y componía canciones. Participó por primera vez en el concurso televisivo Buscando Artista Infantil en el año 1988, el cual ganó durante tres años consecutivos. A los diez años, Shakira fue rechazada para el coro de su escuela por su pronunciado "vibrato" que la hacia resaltar de sus compañeras. Entre los diez y los trece años, se convirtió en una celebridad local tras participar en distintos festivales. Gracias a esto, conoció a una productora de teatro, quien la ayudó a darse a conocer fuera de Barranquilla. Y conoce a un ejecutivo de Sony Colombia, quien tras una prueba decidió promover a la cantante dentro de su productora. Fue contratada para grabar tres álbumes. Shakira se trasladó a Bogotá, y en 1991 a los trece años de edad lanzó su primer álbum, Magia, con canciones escritas por ella misma en su infancia. El disco no fue lo que esperaban los productores, vendiendo menos de mil copias. Su segundo disco, Peligro, en 1993, fue también una decepción comercial. En algún momento su discográfica pensó en darle carta de libertad y dejarla ir, por ello no son considerados discos oficiales por la artista y no se hallan incluidos en su página web. Después Shakira decidió tomarse un descanso en su recién iniciada carrera discográfica. Participó en una telenovela pero se dio cuenta que lo suyo era la música. En 1995 grabó el disco Pies descalzos, con varios éxitos. El disco alcanzó ventas superiores a los 4 millones de copias. En 1988 lanzó el disco ¿Dónde están los ladrones?, con el que extendió su fama a países como Francia, Suiza, Canadá y sobre todo Estados Unidos. En el año 2000 MTV la invitó a hacer un unplugged, y fue el primero en transmitirse en Estados Unidos siendo interpretado por una artista latina y en español. En 2001 logró incursionar al mercado anglosajón con su disco Servicio de lavandería, el cual incluye remas tanto en inglés como en español. Conoció a Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, con quien sigue manteniendo una relación amorosa actualmente. Cuatro años después sacó dos álbumes en 2005, Fijación oral vol. 1 y Oral fixation vol. 2, su primer álbum completamente en inglés. En 2005, la colombiana se convirtió en la primera cantante latina en interpretar un tema musical en español durante los MTV vides Music Awards. También fue elegida para cantar en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA, Alemania 2006, siendo la primera vez para una cantante latina femenina. Shakira ha lanzado canciones con la participación de Alejandro Sanz, Wyclef Jean, y Santana. La artista también tiene una fundación llamada Pies Descalzos con la que ayuda a niños que sufren de violencia intrafamiliar en Colombia. Shakira participó en la banda sonora de la película El amor en los tiempos del cólera, con temas nuevos y viejos. La artista ha vendido más de 50 millones de discos y h[, ]a sido ganadora en dos ocasiones del Premio Grammy y ocho veces del Grammy Latino.

Lo que no se quiere se mata es el sexto y último sencillo del álbum Pies descalzos. Fue escrita por Shakira y Luis F. Ochoa y producida por él mismo. La canción habla del aborto, de la presión a la que se enfrentan los padres jóvenes para abortar. Habla de la adolescencia y de las hormonas en los adolescentes. La canción es una historia de dos jóvenes novios en donde ella queda embarazada y decide abortar. Fue grabada en 1996, con Sony Music, y en 1997 obtuvo la décima posición en las listas de México. No es de sus canciones más famosas por lo que no en todos sus conciertos la canta, he atendido a dos. En su gira de la Mangosta en el Foro Sol si la cantó pero un par de años más tarde en su gira Fijación oral, en el Estadio Universitario de Tigres en Monterrey, no la incluyó.
La canción tiene harmónica, guitarra acústica, guitarra y bajo eléctrico, batería, teclado, Shakira canta toda la canción menos al final cuando un coro canta en conjunto parte del estribillo. A continuación, un análisis:


Braulio tiene ojos grandes y cabellos oscuros,
nunca come en exceso y jamás duerme desnudo
siempre viste de gris, pues no tiene remedio
la tendencia a buscarse siempre el punto intermedio Describe a uno de los protagonistas de la historia, un joven normal, común y corriente.
Dana es niña de bien, eso dicen sus padres
nunca llega a su casa a más de diez ni muy tarde, Describe a Dana, nos da a entender que es una joven decente, educada y bien portada. Como cualquier otra de la misma clase social.
Braulio y Dana se quieren como cualquier pareja
pero un día fueron presa de la naturaleza
y de sus propios instintos no escaparon con suerte
con el fuego por dentro y las hormonas presentes
por la ley del magneto se acercaron los cuerpos En esta parte describe su relación amorosa, también normal como todos los jóvenes y como un día ceden a sus instintos como lo llama ella y tienen relaciones sexuales. Shakira lo pone de manera muy normal, como si pudiera pasarle a cualquier persona. Y tiene toda la razón, en países latinoamericanos como México y Colombia en el que existe una falta de educación sexual y es mal visto ante la sociedad.
Pero si a la hora del té nada pasa, oh oh oh
solo te irás lejos de casa oh oh oh En estas líneas, Shakira plantea la situación de un embarazo no querido en jóvenes como un problema. Ya que se expresa como que “nada pasa” y tu vida entera cambia. Dice que “sólo te irás lejos de casa” ya sea como huir de la sociedad a otra ciudad como comúnmente es hecho, o alejarte de lo que tú conoces cómo casa ya que tu vida entera cambia. Puede que te cases, puede que tengas que dejar que estudiar, todo es un cambio que te aleja de lo que era conocido para ti.
por haber traido un habitante más
a ingresar a esta podrida ciudad En estas dos líneas la artista nos muestra un poco de amargura, ya que en vez de reflejar lo bonito de una nueva vida, lo ve desde un lado negativo como aumentar la sobrepoblación, o ingresar al lado malo de la vida que es el sufrimiento. Y habla de una “podrida ciudad”, porque en una ciudad donde se realiza el aborto, desde su punto de vista, está “podrida”.
dónde lo que no se quiere se mata...se mata Es aquí donde nos da entender que la canción es acerca del aborto, “lo que no se quiere”, o sea un bebe anticipado, “se mata”, se elige la opción del aborto para no afrontar las consecuencias.
Ese día llegaste un poco más de las diez La canción continúa con la historia de los novios.
pero el susto se dió unas semanas después Aquí nos ejemplifica que en el momento de nuestras acciones todo está bien, pero es después
cuando enfrentamos las consecuencias. cuando te confirmaron tus terribles sospechas Es importante recalcar que usa la palabra “terribles” porque expresa que realmente un embarazo no planeado en jóvenes es terrible.
un niño nacería y ya sabías la fecha Confirma que Dana está embarazada, pero notemos como no usa la palabra tu hijo, tu bebe, nada. El lenguaje es frío como lo es el aborto.
y antes de que el vecino y la familia supieran Shakira vuelve a recalcar lo mucho que nos importa lo que piense la sociedad y lo poco abierto que están los países como México y Colombia en una clase social determinada, católica a las relaciones sexuales. Y el miedo a enfrentarlo con tu propia familia.
fuiste dónde el doctor a acabar con el problema Continúa con el lenguaje frío de sólo terminar la complicación, darle fin al problema. La artista no usa palabras como matar a un niño, o quitar una vida porque las personas a favor del aborto no lo ven así, lo ven como un problema que se tiene que acabar.
tu vecino esta en casa dándose un buen duchazo
y tu 2 metros bajo tierra viendo crecer gusanos Esta es la parte de la canción donde la historia tiene su “twist”, Dana decide abortar a escondidas y en un aborto mal hecho termina muriendo. Shakira en está línea si se muestra dura ya que nos enseña como la vida continúa, pero la de Dana no, y utiliza la expresión “viendo crecer gusanos” todo terminó mal.
Pero si a la hora del té nada pasa, oh oh oh
solo te irás lejos de casa oh oh oh
por haber traido un habitante más a ingresar a esta podrida ciudad
dónde lo que no se quiere se mata...se mata Shakira transmite mucho con esta canción porque trata una situación real que toca muchos aspectos de la vida. La falta de educación sexual, la falta de aceptación social, la falta de comunicación. Incluso se puede ver desde un enfoque legal ya que se puede ver como que apoya la legalización del aborto para que dejen de haber clínicas clandestinas que hacen abortos irresponsables. En México esa es una situación real y con este mismo argumento de hizo la legalización del aborto en el Distrito Federal. Es una canción que está completamente apegada a la realidad.


Por último, hablaré de la famosísima canción War (Guerra). Es una canción “soul” escrita por Norman Whitfield y Barrett Strong en 1969. Whitfield produjo la canción, una prtesta contra la Guerra en Vietnam, con The Temptations como los vocalistas originales. Después de recibir varias peticiones de sacar el tema War como sencillo, Whitfield la regrabó con Edwin Starr como vocalista. La version de Starr obtuvo el primer lugar la lista Billboard Hot 100, en 1970. Es la canción más exitosa y reconocida de toda su carrera, además que es una de las canciones de protesta más populares. La canción volvió a la fama cuando Bruce Springsteen y E Street Band la llevaron al Top 10 en 1986.
La version de War de The Temptations, con Paul Williams y Dennis Edwards, fue mucho menos intense que el éxito que conocemos hoy. Williams y Edwards expresan el mensaje anti-guerra, pro-paz sobre música instrumental, cantando repetidamente en el fondo como un canto militar. En 1970 la canción formó parte de su álbum, Psycgedelic Shack. El mensaje directo de la canción: “Guerra, ¿para qué es buena? ¡Absolutamente para nada!”, estremeció a los estadounidenses, ya que en la època había muchos que estaban inconformes con la guerra en Vietnam. Gracias a las cartas enviadas por los fans para que soltaran el sencillo, decidieron hacerlo. Pero la disquera Motown no quería arriesgar la imagen de su grupo más popular. Además, The Temptations tampoco estaban tan seguros de lanzar una canción tan controversial como sencillo. Fue así que decidieron re-grabarla sólo si la cantaba otro artista.
El nuevo vocalista de “War” fue Edwin Starr quien se había convertido en un artista de Motown en 1968. Starr sólo había tenido un gran éxito en su carrera antes de este sencillo. Starr escuchó del conflicto que había generado la canción y se ofrecido voluntariamente para re-grabarla. Whitfield la reinventó, esta versión es dramática e intensa, expresa el enojo general y el desapruebo del movimiento anti-guerra hacia la guerra en Vietnam. Esta versión tiene guitarras eléctricas, clavinetes, y una parte con trompas. El éxito de la canción no hizo que Starr creciera como artista, sino el contrario, Starr adoptó la forma de orador liberal a en los setentas dejó Motown. Más tarde sacó una nueva versión de War en 2003 con la banda británica UTA Saints. Fue su pieza final, murió el 2 de abril de 2003, 13 días antes del comienzo de la guerra en Irak, la cual siempre es comparada con Vietnam. Starr ganó un Grammy en 1971 con el tema de War, y en 1999 War, de Edwin Starr entró al Salón de la Fama Grammy.
War fue presentada en vivo en el concierto de Bruce Springsteen y la E Street Band en 1985. El mismo año Springsteen lanzó su producción en vivo, y la canción War volvió a lanzarse como sencillo y obtuvo el octavo lugar en la lista Billboard Hot 100. La siguió presentando en su gira en 1988, y la volvió a presentar en su Rising Tour en 2003, al comienzo de la guerra en Irak.
Esta canción tiene un gran peso sociológico porque la guerra en Vietnam ha sido uno de los grandes errores del gobierno estadounidense. Y fue en esta época que la juventud se unió para protestar contra la guerra, esta canción sirvió para apoyar el movimiento anti-guerra. Lo importante es que War ha trascendido, porque no sólo habla de Vietnam, habla de la guerra en general y es por esto que se vuelve a cantar con la guerra en Irak y podrá ser cantada por siempre para protestar la gran matanza que es la guerra. A continuación despliego la canción en inglés, su idioma original. Y luego una traducción al español hecha por mi:



War, huh yeah
What is it good for?
Absolutely nothing.
War huh yeah
What is it good for?
Absolutely nothing.
Say it again y'all
War, huh good god
What is it good for?
Absolutely nothing. Listen to me
War-I despise
'Cause it means destruction
Of innocent lives
War means tears to thousands of mothers' eyes
When their sons go off to fight
And lose their lives
War, huh good god y'all
What is it good for?
Absolutely nothing. say it again
War whoa lord
What is it good for?
Absolutely nothing. listen to me
It ain't nothin but a heartbreaker
Friend only to the undertaker
Oh war, is an enemy to all mankind
The thought of war blows my mind
War has caused unrest in the younger generation
Induction, then destruction who wants to die
War, good god y'all
What is it good for?
Absolutely nothing. say it say it say it
War uh huh yeah huh
What is it good for?
Absolutely nothing. listen to me
It ain't nothin but a heartbreaker
Got one friend that's the undertaker
Oh war has shattered many young man's dreams
Made him disabled bitter and mean
Life is much to short and precious to spend fighting wars these days
War can't give life it can only take it away oooooh
War, huh good god y'all
What is it good for?
Absolutely nothing.
say it say again
War whoa lord
What is it good for?
Absolutely nothing. listen
It ain't nothin but a heartbreaker
Friend only to the undertaker
Peace love and understanding tell me
Is there no place for them today
They say we must fight to keep our freedom
But lord knows there's got to be a better way
Guerra, huh yeah
¿Para qué es buena? ¿Nos pone reflexionar qué bueno sale de la guerra? ¿Para qué sirve?
Absolutamente para nada.
Guerra, huh yeah
¿Para que es buena?
Absolutamente para nada Díganlo otra vez todos Esta manera de llamar a la gente para que todos lo repitan, hace un sentido de unión para todos protestar.
Guerra, huh yeah
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, escúchame Pide que escuchemos otro punto de vista acerca de la guerra
Guerra, la desprecio
Porque significa destrucción Es cierto, siempre que hay guerra hay destrucción. Son innumerables las ciudades que tienen monumentos y grandes construcciones destruidas por causa de la guerra. No conocemos las maravillas del mundo antiguo porque todas han sido destruidas.
De vidas inocentes Y con esta destrucción implica la destrucción de la vida humana, y lo más injusto es la cantidad de inocentes que pierden sus vidas. La gente que no tiene nada que ver y que es invadida sin culpa alguna.
Guerra significa lágrimas en miles de ojos de madres Aquí se habla de todas las familias que quedan incompletas, sin hijos, sin hermanos, sin esposos, si padres.
Cuando sus hijos se van a pelear
Y pierden sus vidas
Guerra, huh Dios mío todos Hace alusión a Dios porque la guerra es algo tan horrible que la expresión de asombro de la humanidad es ¡¡Dios mío!!
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada
Guerra, whoa Señor
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, escúchenme
No es nada más que una rompecorazones Otra vez, la guerra no produce nada bueno, sólo nos da trusteza y duelo.
Amiga solo del enterrador Causa tanta muerte que la relacionamos con el panteón.
Oh guerra, es un enemigo de toda la humanidad Es una enemiga porque es inhumano, matar a otros no es humano.
El pensamiento de la Guerra me vuela la mente Tan terrible es la guerra, que tan solo pensar en ella nos vuela la mente.
La guerra ha causado inquietud en la generación más joven Justo fue en esta época que hubo las mas grandes protestas contra la guerra de Vietnam, encabezadas por jóvenes. Nunca había tenido un problema tan grande con las protestas anti-guerra.
Inducción, luego destrucción, quien quiere morir? Te introduces, destruyes y mueres, ¿existe algiuen en la tierra que posiblemente quiera esto?
Guerra, Dios mío todos
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, dilo dilo dilo
Guerra uh huh yeah huh
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, escúchenme
No es nada más que una rompecorazones
Tiene un amigo que es el enterrador
Oh, la Guerra ha roto muchos sueños del hombre joven
Lo ha hecho discapacitado, amargado y malo Estas dos líneas son muy importantes porque este es un grave problema al que se enfrenta Estados Unidos después de las guerras. Los soldados regresan distintos, algunos lisiados y no pueden trabajar, la mayoría regresa con trastornos psicológicos y llega a casa una persona desconocida para el resto de la familia.
La vida es muy corta y preciosa para gastarla peleando guerras en estos días Nos recuerda que la vida es buena y que pelear en guerra´, es desperdiciarla.
La guerra no puede dar vida, sólo la puede quitar oooooooh Esto es completamente cierto, la guerra te asegura muerto y no hay manera que te asegure la vida. Debemos recordar que el fin no justifica los medios, y mucho menos si el medio es tan terrible como la guerra.
Guerra, Dios mío todos
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, dilo otra vez
Guerra whoa Señor
¿Para qué es buena?
Absolutamente para nada, escuchen
No es nada mas que una rompecorazones
Amiga solo del enterrador
Paz, amor y comprensión, díganme Valores que nos enseñan desde pequeños, valores acerca d elos que se canta, se escribe.
Ya no hay lugar para ellos hoy ¿Dónde están estos valores? La guerra representa todo lo contrario a ellos.
Dicen que tenemos que pelear para mantener nuestra libertad Siempre han existido escusas y pretextos para todas las guerras.
Pero el Señor sabe que tiene que haber una mejor manera No solo Dios, sino todos sabemos que existe otra opción que la guerra. Podemos solucionarlo de otra forma. Esta canción tiene una gran trascendencia ya que es sencilla pero muy profunda, se pedrá cantar y significará lo mismo, moverá de la misma manera nuestros corazones en cualquier tiempo, en cualquier guerra.

Con el análisis de las pasadas canciones, nos damos cuenta de lo poderosa que es la música y lo mucho que puede transmitir. Porque aunque las canciones se centren en el aborto, en la falta de aceptación a la homosexualidad, en la guerra, y en la influencia del poderío estadounidense. Pero no solo se quedan en estos temas sino que abarcan muchos más temas que afectan nuestra sociedad.






jueves, 12 de marzo de 2009

MÚSICA ALEMANA

Autobahn, es una composición de una duración de 22 minutos. Fue creada en 1974 por el grupo Kraftwerk, considerados padres de la música electrónica. Está compuesta por fragmentos melódicos alargados y reducidos, actualmente frecuentemente usado por los músicos del género electrónico. Actualmente Sus integrantes son Ralf Hütter, Florian Scneider, Karl Bartos, Wolfgang FLür, Michael Rother y Klaus DInger. Utilizan solamente instrumentos electrónicos, como el sintetizador y varias veces generan la letra con un sintetizador vocal, pero en esta composición son los músicos quienes cantan.
Yo no había escuchado a Kraftwerk anteriormente pero en clase había escuchado mucho del grupo. Aunque si he escuchado varios músicos de música electrónica ya que me he dado cuenta que a quien le gusta este género le apasiona, y así mis amigos me han introducido al mundo de su pasión.
Opino que Autobahn cumple la función de apreciación estética y de respuesta física ya que los amantes del género disfrutan escucharla y además se puede bailar al ritmo de esta composición.
Du hast, es una composición de Rammstein, grupo de Metal industrial. La letra[] es un juego de ambigüedades léxicas con los votos de matrimonio alemanes. Comienza jugando con la ambigüedad de sus primeras palabras, pues "du hast mich" ("me tienes/has") y "du hasst mich" (du haßt mich, "me odias") son frases homófonas. Al final del tema aparece otro juego de palabras, cuando en lugar de decir "Willst du bis zum Tod, der scheide...?", '¿quieres hasta la muerte, que os separaría, ...?', Lindemann pronuncia: "Willst du bis zum Tod der Scheide...?", '¿quieres hasta la muerte de la vagina ...?'. Según Lindemann es una crítica al matrimonio tradicional y reslata la dificultad de encontrar un matrimonio “intacto”. Fue creada en 1997 y forma parte de su álbum Sehnsucht. Los músicos integrantes son Till Lindemann como vocalista, el bajo eléctrico lo toca Oliver RIedel, Christoph Scneider en la batería, Paul Landers se encarga de la guitarra y los coros, y el teclado lo toca Flake Lorenz, cuyos talentos podemos apreciar en la composición. Rammstein es un grupo que yo ya conocía, para mi gusto es muy pesado y por esto no lo escucho frecuentemente. Tampoco es un grupo al que escuche en discotecas o en fiestas ya que desde mi punto de vista no es un genero para bailar ni para escuchar agradablemente mientras uno conversa y se toma tranquilamente un martini durante una fiesta. La letra de esta pieza tampoco fue de mi total agrado y estoy casi segura que desaprobaría de otras, pero las tengo que leer ya traducidas porque apenas soy principiante en el idioma alemán. Aunque debo aceptar que hacen un divertido juego de palabras. Du Hast cumple la función de expresión emocional, ya que expresa su opinión acerca del matrimonio actual. También cumple la de representación simbólica de ideas y de apreciación estética para quienes disfrutan el metal.
Push the Limits, es una composición hecha por Enigma, un grupo de música New Age. En ella se pueden apreciar cantos gregorianos y flautas Shakuhachi, además utilizan un sintetizador, guitarra, piano teclado y caja de ritmos. Los intérpretes de Enigma cambian continuamente ya que después se independizan, quien siempre ha pertenecido es su fundador Michael Cretu. Está composición formó parte del álbum The Screen Behind the Mirror en el año 2000.
Yo solamente había escuchado este grupo al investigarlo un poco más cuando en clase vimos el tema de la música medieval. Ya que durante la clase hablamos de grupos en la actualidad que utilizan cantos gregorianos. Fue así como conocí Enigma.
Desde mi punto de vista Push the Limits cumple la función de apreciación estética ya que es muy agradable al oído y de expresión emocional pues no puedo evitar escuchar el gran sentimiento que expresa está pieza. Además que entretiene ya que encuentro un gran relajamiento en la mezcla de sonidos.

Rock You Like a Hurricane, es una de las composiciones más exitosas del grupo de hard rock, Scorpions. Escrita por Dieter Dierks, y forma parte del álbum Love at First Sting. Actualmente el grupo toca la famosa composición con sus integrantes Klaus Meine como vocalista, las guitarras son tocadas por Matthias Jabs y Rudolf Schenker, Pawel Maciwoda toca el bajo, y la batería es tocada por James Kottak.
Scorpions es un grupo que anteriormente había escuchado, en especial Rock You Like a Hurricane. Desde fiestas, discotecas e incluso en el popular juego de video “Rock Band”. Me gusta mucho la pieza aunque no escuche mucho al grupo.
Está composición es tanto para entretener, apreciar y responder físicamente ya que la puede uno bailar, escuchar y cantar.

Claro de luna es como la mayoría la conocen, pero el verdadero nombre de esta composición clásica es Sonata para piano n.º 14 en do sostenido menor "Quasi una fantasia", Op.27, n.º 2. Compuesta por Ludwig van Beethoven en el año de 1801. Consta de tres movimientos. El primer movimiento es pianissimo, el segundo movimiento es un minueto y no tiene sobresaltos. El tercer movimiento es lo contrario a los anteriores ya que tiene rápidos arpegios y escalas. Como su nombre lo indica, es una composición sólo para piano.
Tomé clases de piano durante algunos años y esta composición la había escuchado anteriormente pero la conocí a fondo ya que mi maestra me impulsó a tocarla. Lamentablemente fue al comienzo de esa pieza que me fui a estudiar fuera y dejé mis estudios de piano. Espero algún día retomarlos para poder tocar tan hermosa composición.
Claro de Luna me parece que es tanto para expresión emocional, apreciación estética y entretenimiento ya que la disfruto enormemente al escucharla, me gusta y no me parece nada aburrida.

Distintos géneros musicales
Música electrónica: música interpretada por medio de aparatos electrónicos. Este concepto también incluye la música creada con cintas magnetofónicas, la música electrónica en vivo (creada en tiempo real con sintetizadores y otros equipos electrónicos), la música concreta (creada a partir de sonidos grabados y luego modificados) y la música que combina las anteriores.
Metal industrial: toma elementos de la música industrial y del metal. La música industrial usualmente está centrada en riffs de guitarra (que están afinadas muy graves), sintetizadores/secuenciadores muy distorsionados, y no posee un estilo vocal definido, puesto que todos los cantantes de este género cantan de una manera personal, debido a las distintas influencias de metal que éstos poseen. New Age: generalmente es melódicamente suave, a menudo instrumental o con voces etéreas y suele incorporar grabaciones tomadas de la naturaleza. Es una música meditativa, generalmente de tempo lento, muchas veces relacionada con las creencias de la Nueva Era, que invita al oyente a sumergirse en sentimientos de armonía, paz interior, amor a la vida, a Gaia o para redescubrirse uno mismo como parte integrante del universo.
Hard rock: derivado del rock and roll y del blues rock. El garage rock, blues, el rock psicodélico y el country son las raíces del hard rock, pero desde diferentes puntos de vista, eliminando elementos, y añadiendo otros que diferencian a los diferentes subgéneros.
Música clásica: música de tradición culta, primordialmente una tradición musical escrita, preservada a través de la notación musical, en oposición a la transmitida oralmente o por grabaciones. Si bien hay algunas diferencias entre las ejecuciones particulares, una obra de música clásica generalmente busca trascender cualquier interpretación de ella.

El único instrumento del que yo nunca había escuchado es de la flauta Shakuhachi la cual es una flauta japonesa como una flajuta dulce. Era utilizada por monjes budistas durante su meditación mediante soplado.

Estas obras representan perfectamente bien a Alemania, ya que siempre ha sido un país rico, fuerte y desarrollado. Es por esto que tiene un genio como Beethoven, que tiene grupos que profundizan en el ser como Enigma. También demuestra su desarrollo en el pensamiento y liberalismo con el grupo Rammstein y nos demuestra su fortaleza con Kranfwert al ser Alemania el primer representante de música electrónica, el cual se ha convertido en un gran género actualmente. Al igual que Scorpions logró ser uno de los grupos más escuchados y ganadores de premios musicales. Esto nos demuestra un país con apoyo a la educación y a la cultura incluyendo la música.
Opino que siempre que se analiza algo se cambia de parecer, positivamente porque se aprecia realmente el trabajo de los artistas. Y no creo que negativamente me haya afectado ya que debo permanecer abierta a nuevos músicos que antes eran ajenos para mi y analizarlos de manera objetiva.

Me llama la atención la flauta japonesa utilizada por Enigma ya que es un instrumento tradicional de otra cultura completamente diferente a la alemana. También me llama la atención la duración de Autobahn ya que actualmente composiciones tan largas no son apreciadas tanto como antes se solía hacer. Y me encantan los contrastes que hace Beethoven en su composición para piano.

Estas composiciones pertenecen al género en que están colocadas aunque con tantas variaciones, Rammstein y Scorpions entran y salen de los distintos tipos de rock y metal.

Alemania es un gran país en todos sus aspectos, sobresale en economía, en ecología, en bellos paisajes naturales, en ingeniería, en mecánica, autos, comida, y no falla al sobresalir en su gran variedad y calidad de músicos. Estoy asombrada con la cantidad de músicos alemanes que encontré al buscar. Lo cual refleja directamente la grandeza del país.

Para enriquecer el bagaje cultural del mundo creo que es importante aclarar que Alemania no es un país “de guerra” como mucha gente puede pensar por su obscuro antepasado nacista. Es injusto y de mente cerrada identificar al país de Gutenberg, Einstein, Goethe, Kant, Bach, Kraftwerk, Enigma, Rammstein, Scorpions, Beethoven, y muchos más solamente con Hitler. Yo lo he notado mucho aquí en México y posiblemente es por el gran rezago que tiene el país en materia de educación. Que espero algún día México pueda vencer y todos los mexicanos puedan apreciar las grandezas de todo el mundo.
BIBLIOGRAFÍA:SITIOGRAFÍA WEB:
http://www.dw3d.de/dw/0,,8065,00.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Musica_clasica
http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2007/05/08/variedades/48150
http://es.wikipedia.org/wiki/Shakuhachi
www.the-scorpions.com
www.rammstein.com
www.kraftwerk.com

viernes, 6 de marzo de 2009

¡¡A METALEAR SE HA DICHO!!



La noche del miércoles, 25 de febrero la banda inglesa, Iron Maiden, se presentó en el Estadio Universitario de Monterrey.




Iron Maiden, integrado por Steve Harris (bajista), Bruce Dickinson (vocalista), Dave Murray (guitarrista), Adrian Smith (guitarrista), Janick Gers (guitarrista) y Nicko McBrain (baterista) llenaron de música al "Volcán" con canciones como: "Aces High", "Wratchild", "2 Minutes to Midnight", "Children of the Damned", "Phantom of the Opera", "The Trooper", "Wasted Years", "Powerslave", "Run to the Hills", "Fear of the Dark". Con el tema de "Iron Maiden" salió al escenario un gigante y en movimiento, la mascota del grupo, Eddie the Head. Para finalizar, tocaron "The Number of the Beast" y "The Evil That Men Do".
Yo no escucho mucho metal y aún así disfruté mucho el concierto, fue realmente divertido y entretenido escucharlos tocar y claro admirar su show!!

¡¡LUIS MI REY, EN MONTERREY!!



La noche del domingo 22 de febrero, el Sol, Luis Miguel dio su última presentación en la Arena Monterrey.


Como siempre cantó sus éxitos que a la gente le siguen fascinando y cantan con él, tales como: "Tu Imaginación", "Hasta que me Olvides", "Pensar en Ti" y "Amarte Es un Placer", pero también disfrutó con los rítmicos "Suave", "Te Necesito", "Bravo, Amor, Bravo". Junto con mariachis "Si nos Dejan", "Sabes una Cosa" y "Que Seas Feliz". Siguió con "Qué Nivel de Mujer", "Será que no me Amas" y ´le puso fin al conscierto con "Es Mejor".


Lanzó playeras, pelotas y rosas, y el público no paró de cantar y bailar al ritmo de la noche.
Luis Miguel nos presumió su excelente voz y reconoció en el concierto al autor de algunas de sus canciones. Acompañado de buenos músicas y dos coristas, hicieron de su última noche un evento espectacular.

ALANIS MORISSETTE EN MONTERREY



La noche del miércoles 18 de febrero, la artista canadiense, Alanis Morissette hizo vibrar a la Arena Monterrey con su música.


En un escenario sencillo con un fondo de una flor de loto sobrepuesta en un paisaje, Morissette dio un concierto, desde mi punto de vista: inolvidable.


Abrió tranquilamente con una parte de "The Couch" y siguió con "Uninvited", en el transcurso de la noche cantó varios de sus éxitos, tales como: "Versions of Violence", "All I Really Want", "Not the Doctor", "Not as We", "Head Over Feet", "Perfect", "Sympathetic Character", "Moratorium", "You Learn", "Ironic" y terminó con "Thank U" dejando al público regio con ganas de seguirla escuchando.
Fue un buen concierto, una excelente voz con un muy buen equipo de músicos.
¡¡Recomendado al 100%!!


martes, 10 de febrero de 2009

La primera ópera: L'Orfeo



L'Orfeo

La ópera Orfeo es uno de los primeros trabajos reconocidos como ópera, compuesta por Claudio Monteverdi con el texto de Alessandro Striggio para la feria anual de Mantua.

Para esta investigación utilicé tres videos con música de la ópera:


http://www.youtube.com/watch?v=_0IJByVg1l0
En este video Orfeo es interpretado por Phillippe Huttenlocher, Nikolaus Harncourt conduce el gran ensamble de instrumentos y, el escenario, la dirección y el diseño es de Jean Pierre Ponnelle.

http://www.youtube.com/watch?v=fuo8fVvsSQI
Este video es de la Ópera de Lyon en abril 2004. Orfeo es interpretado por Vittorio Prato y Euridice por Anne Sophie Durand. El conductor es Philipp Pickett y el director Antonio Latella.

http://www.youtube.com/watch?v=EdHFxkd7s0s
Este es un video en donde Jordi Savall conduce Le Concert des Nations y La Capella Reial de Catalunya. Fue presentada en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona.



La ópera Orfeo de Monteverdi tiene un poder dramático y una viva orquestación. Es un ejemplo temprano de cómo un compositor asigna los intrumentos a partes específicas de la obra; mientras compositores de la Escuela Veneciana habían estado haciendo esto, con una variada precisión, por alrededor de dos décadas, la instrumentación en el caso de L'Orfeo es inusualmente explícita. Con esta ópera Monteverdi crea un nuevo estilo de música, el dramma per musica, o drama musical. Esta idea de trabajos teatrales puestos con música fue tomada de que en la Antigua Grecia se había cantado en las obras.

Las óperas de Monteverdi son etiquetadas como “pre-Barrocas”. La música en el norte de Italia durante este tiempo estaba en una transición entre el estilo del final del Renacimiento y del comienzo del Barroco y, compositores progresivos tales como Monteverdi combinaron las corrientes estilísticas presentes en varios centros musicales, como Florencia, Venecia y Ferrara.


La siguiente lista de instrumentos fueron los utilizados en la primera presentación de L'Orfeo en Mantua, en 1607:
"Duoi Gravicembani" – dos clavecines.
"Duoi Contrabassi de Viola" – dos violas contrabajo.
"Dieci Viole da Brazzo" – diez viole da braccio, de distintos tamaños.
"Un Arpa doppia" – una arpa doble
"Duoi Violini piccoli all Francese" – dos violini piccoli “franceses”. Estos solo se tocan al principio del segundo acto.
"Duoi Chitaroni" – dos chitarroni.
"Duoi organi di legno" –dos órganos con pipas de madera.
"Tre Bassi da gamba" – tres bajo violas.
"Quattro Tromboni" – cuatro trombones.
"Duoi Cornetti" – dos cornetos.
"Un clarino con tre Trombe sordine" – una trompeta clarino con tres trompetas silenciadas.



Elegí este tema para mi investigación porque no fue hasta que leí la lectura “Música y sociedad. Breve desarrollo histórico”, que me enteré que la ópera había nacido en el siglo XVll en un intento de recuperar la antigua tragedia griega. Probablemente L'Orfeo de Monteverdi no haya sido la primera ópera, pero si fue la que cobró importancia histórica ya que estableció la forma básica de la ópera europea por los siguientes 300 años. Es por esto que me parece un tema sumamente interesante para investigar y divulgar.


Anteriormente yo ya había escuchado óperas en discos compactos e inclusive he atendido a algunas en el teatro. Me gusta mucho la música y además me encanta que tenga una historia que se representa en escena. Actualmente hay varias formas de representarlas, en Salzburgo tuve la oportunidad de ir a la ópera “La flauta Mágica” por marionetas. Fue una experiencia increíble, la música y voces eran grabadas pero aún así la representación con marionetas fue algo muy original que se lleva haciendo desde hace ya bastante tiempo. Pero nunca antes había escuchado esta ópera en específico, aunque ya había escuchado de Monteverdi, nunca de Orfeo.


Desde mi punto de vista, la ópera L'Orfeo de Monteverdi cabe dentro de varias de las categorías establecidas por el etnomusicólogo Alan Merriam. Considero que se encuentra bajo la categoría de expresión emocional, ya que es una historia de amor y de dolor. También entra bajo apreciación estética, ya que el conjunto de instrumentos y de voces hace que sea algo agradable y disfrutable. Al igual es entretenimiento porque como dice la categoría entretiene al espectador por la música, las voces, la escenografía y la historia.


Las características esenciales de la ópera son que sea un teatro musical en el que una acción escénica es cantada y tiene acompañamiento instrumental. Incorpora muchos de los elementos del teatro hablado, como la actuación, escenografía y vestuario y algunas veces incorpora danza. Las presentaciones son ofrecidas típicamente en teatros de ópera, acompañados por una orquesta o una agrupación musical menor. La ópera tradicional basa su canto solístico en distintas modalidades de canto: recitativo, arioso y aria. También se cantan dúos, tríos, cuartetos... Todas éstas, en ocasiones, pueden aparecer combinadas con coro. A partir de mediados del siglo XIX, estas formas comienzan a abandonarse, y surgen formas cada vez más libres. Aunque L'Orfeo se sigue interpretando, su origen fue en periodo Barroco en 1607.

El Barroco es el nombre con el que se conocen las manifestaciones artísticas del s.XVII, éste supuso una ruptura de los ideales estéticos que había habido durante el siglo anterior. Esto llevó a concretarse en formas ornamentales, cargadas de sonoridad, luz y colorido. Durante el barroco se podían distinguir dos corrientes literarias: el conceptismo y el culteranismo. Quevedo y Góngora fueron dos de los autores más importantes del barroco, uno representaba el conceptismo (Francisco de Quevedo y Villegas), mientras que el culteranismo lo representaba Luis de Góngora y Argote). Otros autores importantes de la época fueron Félix Lope de Vega, el teatro de Pedro Calderón de la Barca, Francisco Rojas Zorrilla. Durante el barroco tuvo lugar la creación de nuevos géneros musicales (ópera, oratorio, cantata, sonata, concierto). El cambio se daba en toda Europa, en Italia sobresalieron compositores como Monteverdi y en España autores como los anteriormente mencionados. Es en esta época que la burguesía comienza a tomar poder.

Esta música refleja el entorno social, político y económico porque con el indicio de la ópera se empiezan a construir teatros especiales para ella y se cobra por la entrada. Haciendo una nueva industria. Además la ópera era utilizada para ostentar y demostrar la posición social. Esto refleja la gran desigualdad de clases que existía ya que hasta en el teatro los lugares eran separados jerárquicamente.

Esta obra retrata un mundo de amor, dolor y tristeza. Un mundo en el que uno está dispuesto a recorrer hasta el inframundo por el ser amado, como lo hace Orfeo. Retrata también un mundo en el que las personas no tenemos absoluto control de nuestras vidas ya que siempre habrá un ser superior o un destino que afecte nuestras vidas, así como los dioses le advierten a Orfeo que no voltee y cuando voltea, su amada desaparece y no lo puede seguir a la vida. Y retrata el dolor que todos experimentamos en la vida al perder un ser amado, como en el amor siempre se añora lo que alguna vez fue. Y que inevitablemente el ser humano siempre mira atrás.

La forma adecuada para escuchar esta música es en una sala con excelente acústica, interpretada por buenos artistas. Creo que se puede apreciar más si uno entiende la historia y ve lo que está pasando ya que así comprendemos mejor los cambios en la música y la intención del compositor. Si no, yo recomendaría verla en un buen DVD en casa con mucho volumen y algunas personas que estén interesadas. Si va a tener un viaje en carretera, lea antes la historia y ponga la ópera mientras maneja, pero asegúrese que el pasaje esté de acuerdo o se quejaran por la música “gritona”.

La ópera L’Orfeo se encuentra dividida en cinco actos y un prólogo:


• Prólogo. Tras una tocata instrumental aparece la Música, haciendo alabanzas de los presentes e instándolos a guardar silencio, mientras se narra la historia de Orfeo, hijo del dios Apolo y la musa Caliope.


• Acto I. Orfeo y Eurídice celebran su boda.


• Acto II. Orfeo recibe la terrible noticia de que Eurídice ha muerto; decide ir él mismo al mundo de los muertos para rescatarla. Canta un conmovedor recitativo sobre la fragilidad de la felicidad humana.


• Acto III. Esperanza acompaña a Orfeo hasta la entrada del Hades. Caronte se niega a darle paso en su barca, pero Orfeo logra dormir al vigilante con su canto, y robándole la barca cruza la laguna entrando directamente en el infierno.


• Acto IV: Proserpina, la reina del Hades, es conmovida por la música de Orfeo, y persuade a Plutón, rey del Hades, para que deje ir a Eurídice. Plutón accede bajo una condición: que Orfeo no mire hacia atrás pues Eurídice lo seguirá detrás de él hacia la luz, y de vuelta a la vida. En un principio él se va con Eurídice siguiéndolo; sus dudas, sin embargo, lo llevan a mirar por sobre su hombro, y en ese momento Eurídice se desvanece como un fantasma ante sus ojos. Abatido, Orfeo regresa a la tierra. “Venció al infierno Orfeo y fue vencido por sus propias pasiones”.


• Acto V. Orfeo es consumido por el dolor, y Apolo, su padre, baja del cielo para llevarlo lejos, donde él pudiera contemplar la imagen de Eurídice para siempre en las estrellas

Antes de profundizar acerca de ésta música, la ópera me parecía bonita pero a veces no muy agradable ya que puede subir mucho la intensidad de tono y volumen. Después de profundizar en esta ópera en específico me dí cuenta que todos los cambios y todos los instrumentos tienen un propósito, tratan de transmitir algo. Por eso es que creo que es sumamente importante conocer la historia y entender de que se tarta una ópera para realmente disfrutarla. Ha sido un cambio de mi punto de vista positivo, ya que aprendí a apreciar este género musical de una mejor manera.

Si, si recomiendo la ópera L’Orfeo de Claudio Monteverdi a alguien que es completamente ajeno a este género, porque me gustó la música, es una muy buena historia llena de metáforas acerca de la vida y además tiene un gran peso histórico. Fue con esta obra que la ópera comenzó, y eso es impresionante. ¡Es como conocer la receta del pastel que inició el postre del pastel! Es probar el inicio de la ópera.





SITIOGRAFÍA
http://www.alipso.com/monografias/2802_barroco/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ópera
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfeo_(ópera)
http://www.youtube.com/watch?v=EdHFxkd7s0s&feature=related
Monteverdi, Claudio. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved February 10, 2009, from Encyclopædia Britannica Online School Edition:
http://www.school.eb.com/eb/article-4980
instrumentation. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved February 10, 2009, from Encyclopædia Britannica Online School Edition:
http://www.school.eb.com/eb/article-64589
theatre, Western. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved February 10, 2009, from Encyclopædia Britannica Online School Edition:
http://www.school.eb.com/eb/article-274688
http://www.pianomundo.com.ar/operas/orfeo.html
http://en.wikipedia.org/wiki/L'Orfeo
http://en.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi